Quatuor à cordes no 1 de Honegger
Le Quatuor à cordes no 1 ou Premier quatuor à cordes (H. 15) d’Arthur Honegger est une œuvre de musique de chambre commencée en 1913 et achevée en 1917. Consacré comme la première œuvre d'importance du compositeur, le quatuor influencé par Max Reger, dédié à Florent Schmitt est édité par Max Eschig. Comportant trois mouvements, sa durée d'exécution est d'environ 25 minutes. GenèseContexteLe jeune compositeur suisse né au Havre en 1892 passe la période 1909 à 1911 à Zurich dans la ville natale de ses parents. C'est là qu'il choisit le destin de compositeur, puis de retour en Normandie, entre au Conservatoire de Paris en 1913 où il suit l'enseignement de Vincent d'Indy et d'André Gédalge au contrepoint. Au titre des exercices imposés, il compose le Prélude pour Aglavaine et Sélysette en profitant de ce qu'il suit les cours de direction d'orchestre de d'Indy pour créer son œuvre. Si la période de la Première Guerre mondiale est studieuse, elle n'est pas pour autant particulièrement féconde en compositions. On doit au compositeur plusieurs œuvres de jeunesse, comme le mouvement Allegro vivace d'un Trio en fa mineur pour violon, violoncelle et piano inachevé ou en partie perdu, écrit en 1914, et la sonate pour violon et piano en ré mineur qui date de 1912. Plusieurs œuvres pour piano ont déjà été composées, comme le passage obligé de tout jeune compositeur, notamment le Scherzo, Humoresque, Adagio espressivo (H. 1) ou encore Toccata et Variations (H. 8) créée en 1916 par sa future épouse Andrée Vaurabourg, ou encore l’Hommage à Ravel, première des Trois Pièce pour piano, composée en 1915. 1913 : les premières esquissesLa genèse de la composition du quatuor se situe en et s'achève en . Violoniste de formation, en connaisseur des instruments à cordes et amoureux des quatuors de Beethoven, il se tourne d'emblée vers la formation de quatuor à cordes pour cette composition d'envergure qui relève d'un tournant radical dans sa production musicale[T 1]. Sa familiarité avec le contrepoint hérité de l'enseignement de Gédalge va ici produire tous ses effets, ainsi qu'un goût particulièrement prononcé pour la polyphonie[T 1]. Le premier mouvement du quatuor est achevé dès la rentrée automnale de 1913[H 1] et succède de peu à l'achèvement de la sonate pour violon et piano en ré mineur. Ce premier état du premier mouvement sera plus tard remanié en profondeur et servira de base au premier mouvement du quatuor une fois achevé[H 1]. 1915 : Les remaniementsLe deuxième état semble dater du mois de selon Halrbeich à la lecture d'une lettre d'Honegger à ses parents[H 2]. En , il achève une première version du final du quatuor, final qui sera plus tard également remanié. Manque encore le mouvement central[H 3]. En , il précise qu'il travaille à cet Adagio dans une lettre adressée à ses parents : « Je viens d'être admis dans la classe de chef d'orchestre faite par Vincent d'Indy, qui est très intéressante à suivre. (...) J'ai écrit ce mois-ci plusieurs mélodies et travaille à l’Adagio de mon quatuor »[H 4]. En , il séjourne au Havre et achève l’Adagio puis rentre à Paris le [H 5]. Il apporte le quatuor dans la classe de Charles-Marie Widor et confesse ses impressions dans une lettre adressée à ses parents le [H 6] :
1916-1917 : l'achèvementDans une lettre du , il précise qu'il fera jouer plusieurs œuvres à la classe de Widor, notamment le quatuor que le maître a demandé à entendre[H 7]. Enfin, dans une lettre du , il précise « Je n'ai pas encore cessé mon travail et ai achevé un premier temps de quatuor à cordes »[H 8]. C'est la troisième et dernière révision du premier mouvement, débuté en 1913. Il continue à travailler à son quatuor en septembre[H 9] et est sur le point d'achever l'œuvre, notamment le dernier remaniement du final[H 9]. En , Widor et d'Indy ont lu le quatuor achevé. Widor le trouve compliqué et comme le rapporte Honegger dans un pli à ses parents « À un certain moment, il prétend que ça donne tout à fait l'impression de 4 instrumentistes jouant tous les 4 un concerto différent ou 4 pianistes qui joueraient un morceau différent à chaque main »[H 10]. Création et réceptionÀ la suggestion de Vincent d'Indy, la Société de musique indépendante (SMI) accepte l'œuvre puis la refuse au motif qu'Honegger est suisse[H 11] mais la programme pour le [H 12]. À Zurich, un comité de programme refuse que l'œuvre y soit jouée et le chef d'orchestre Volkmar Andreae précise qu'Honegger « a encore beaucoup à apprendre »[H 12]. Une controverse naît, alimentée par Maurice Ravel qui confesse « C'est tellement grimaçant qu'on ne sait pas si c'est beau ou laid »[H 11]. Honegger s'engage pour défendre son œuvre tant il y a mis de lui-même[H 12], notamment en défendant la technique de réexposition inversée[H 12]. Alors que la création de l'œuvre est prévue, elle sera finalement retardée par les derniers soubresauts de la Première Guerre mondiale[H 12]. L'œuvre est finalement créée le [D 1],[H 13] par le Quatuor Capelle, formation de Fernande Capelle[D 1], à la SMI à Paris. Dès le mois de , son quatuor va être rejoué à La Haye aux Pays-Bas et aux Concerts d'Art et d'Action[H 14]. Dès 1920, il est en contact avec les éditions de La Sirène pour la publication de son quatuor, ce qui attendra l'année suivante[H 15] et pour lequel il percevra une rémunération de 1000 francs[H 16]. En 1921, il s'enquiert de la réaction de sa propre mère pour savoir si elle a pu jouer le quatuor[H 17]. La création suisse a lieu à Zurich le [H 18] et est reprise à Genève le [H 19]. InfluencesMax Reger et le romantisme allemandHarry Halbreich note une influence tangible pour la première fois en France[H 20] du compositeur Max Reger dans cette œuvre[H 21]. La dédicace au compositeur Florent Schmitt est en soi un symbole de l'influence du romantisme germanique[H 20]. L'influence de Ludwig van Beethoven est notable selon Pierre Meylan qui évoque que « Comme chez le maître de Bonn, les crescendos tendus au maximum aboutissent à des aveux où l'âme détendue aspire au calme et à la sérénité »[M 1]. Parallèles et influences postérieures dans l'œuvre d'HoneggerLe quatuor est la deuxième œuvre de chambre de grande taille après la Sonate pour violon et piano en ré mineur[H 22] et se rapproche du langage des Quatre Poèmes, composés entre 1914 et 1916[H 23]. Il évoque l'intimité du compositeur de 25 ans, comme le fera notamment la Troisième symphonie de 1945-1946 à l'aube de ses cinquante ans[H 24]. Cette composition est également à rapprocher des compositions contemporaines dans l'évocation de son identité propre comme Le Chant de Nigamon (1917)[H 25]. Le quatuor influence des œuvres postérieures : utilisation de l'accord parfait augmenté de la seconde et de la sixte du mouvement final du Cantique de Pâques de 1922[H 26], réutilisation d'une partie du matériau de la première version du premier mouvement de 1913 dans la Pantomime de la Suite archaïque en mi mineur de 1950-1951[H 27]. Structure et analyseD'une durée d'exécution de 25 minutes environ, le quatuor comporte trois mouvements :
L'œuvre use d'un langage tonal large, aux chromatismes amples et aux « frottements dissonants très âpres »[H 20]. AppassionatoLes trois versionsCe premier mouvement est le plus ancien bien qu'Honegger le date de [D 2], en raison de ses remaniements successifs, car sa composition a débuté en pour s'achever au cours de l'été 1917. Les première et deuxième versions possèdent toutes deux 263 mesures, contre 221 pour la version définitive[H 13]. Elles possèdent peu de différences dans le fond, bien que presque chaque mesure a été modifiée ou réécrite. Honegger crée une véritable polyphonie et supprime figures répétées et ornements trop nombreux afin de gagner en intensité, utilise un rythme pointé et des mélodies accentuées[H 13]. La troisième version supprime 42 mesures et la forme sonate classique est transformée avec notamment l'intrusion de la réexposition inversée[H 13], un des éléments caractéristiques de l'écriture du compositeur[T 2]. AnalyseMarcel Delannoy indique que le terme Appassionato lui semble inapproprié et il lui substituerait volontiers une mention à la tension plutôt qu'à la passion[D 2] tandis qu'Halbreich le trouve « pleinement dans l'esprit de son titre »[H 28], en faisant alterner le chromatisme wagnérien et les modalités françaises[H 28]. Écrit en ut mineur, le premier mouvement s'ouvre sur un « thème heurté » au premier violon[T 2]. S'ensuit une transition thématique et un second thème bref, ouvrant le développement[T 2], puis la réexposition inversée et enfin le retour du thème principal avant un decrescendo initiant la coda puis une fin sur pizzicato du violoncelle en do[T 2]. AdagioCe deuxième mouvement, est plus tonal que le premier[H 29]. AnalyseL'introduction de 14 mesures est d'influence wagnérienne[H 29] et sert de transition avec le mouvement précédent[T 2] pour introduire le premier thème en mi majeur[H 30]. S'ensuit un ostinato qui introduit le seconde thème au violoncelle aux notes aiguës. Un emprunt à la Sonate pour flûte, alto et harpe de Claude Debussy achève l'exposition[H 30] et ouvre l'exposition à la mesure 60 qui se présente en deux parties d'égale longueur reprenant les deux thèmes. Le point culminant du mouvement, voire de l'œuvre est atteint aux mesures 78 à 95[H 30] avant la réexposition à la mesure 96, non inversée. Le mouvement s'achève par une coda formée de triolets descendants[T 3] et une résolution en mi majeur[H 30]. Allegro - AdagioLes deux versionsLa première version du troisième et dernier mouvement date de [H 13]. La deuxième et dernière version est raccourcie de 71 mesures, soit 269 au lieu de 340. Comme dans le premier mouvement, la forme sonate classique laisse la place à une réexposition inversée[H 20]. Si le matériau initial est profondément modifié, le parallèle entre les deux versions se situe surtout au niveau des expositions thématiques[H 20]. AnalyseÉcrit en ut mineur, comme le premier mouvement, ce troisième et dernier mouvement possède une signature rythmique 3/4. Le mouvement est de forme indécise, de forme sonate ou de forme binaire[H 31]. Particulièrement polyphonique, le mouvement est globalement de forme irrégulière et se base sur trois matériaux différents. Une brève introduction qualifiée par Halbreich de « double amorce, comme d'une moteur de moto »[H 31] précède à la mesure 6 le premier thème puis une transition (mesure 30) et un seconde thème (mesure 55) en mi bémol[H 31]. Le développement « compact » mêle canons et renversements thématiques. Une transition (mesure 140) en contrepoint ascendant culmine en fortissimo dans l'aigu[H 32]. S'ensuivent le retour du premier thème, des accords dissonants puis la coda en ut majeur et la fin morendo qui s'achève sur un accord en ut majeur augmenté de la seconde et de la sixte[H 32]. Discographie
Notes et référencesNotesSources et références
Autres référencesLiens externes
|